打印

[转帖] 【深度探索】点评世界最昂贵的十幅画补充介绍【12P】

0

【深度探索】点评世界最昂贵的十幅画补充介绍【12P】

原帖标题:点评世界最昂贵的十幅画[10P]
原帖地址:thread-4456547-1-3.html



本来想单独发的,不过考虑到阅读的方便性,还是决定放在一个帖子里,以回复模式介绍,忘版主见谅。


=========================分隔符===============================



中文名:拿烟斗的男孩
外文名:Take pipe boy
作者:毕加索
出品时间:1905年
画作规格:100*81cm
类别:油画


画作赏析
《拿烟斗的男孩》创作于1905年,是毕加索“玫瑰色时期”的代表作之一。时年毕加索24岁,刚刚在法国巴黎附近的蒙马特尔定居不久。画中年轻的巴黎男孩被毕加索称为“小路易”,他常到毕加索的画室消磨时光,毕加索以他为模特创作了这幅《拿烟斗的男孩》。画中的“小路易”穿着蓝色的工作服,左手拿着烟斗,头戴花环,背景是两大束花,看上去颇有几分中国画的味道。“小路易”头上戴着个花环,专家们认为这是画作将完成时,毕加索临时决定加上去的,不过看起来也挺和谐增色。



社会评价
《拿烟斗的男孩》被评论家誉为:具有达芬奇《蒙娜丽莎》似的神秘,梵高《加歇医生》似的忧郁的唯美之作。随着毕加索声名鹊起,这幅画在巴黎几经转手,最后在伦敦举行的苏富比拍卖会上以1.0416亿美元的天价被德国的犹太富商格奥尔格先生收藏,这个价位创造了世界名画拍卖史的最高纪录。索斯比拍卖行高级副总裁大卫·诺曼对这幅画评价很高,认为它无论就作品重要性还是完好程度而言都属少见,可以说是目前私人收藏中最好的作品。诺曼说:“作品有着诗一般的意境,又是那样夺人心魄,所有人都被它深深吸引。


背后故事
2004年11月20日,《拿烟斗的男孩》卖出半年后,一位叫斯帝夫·格奥尔格的德国富商的去世,让人们确知了这幅画的主人,并且意外了解到了这幅画背后竟然有着一个长达半个世纪的凄美爱情故事。斯帝夫·格奥尔格就是那位出价亿元的神秘的买主,他没有疯狂,而是为爱痴狂!
  斯帝夫·格奥尔格与贝蒂·惠特尼的父辈是世交,斯帝夫是德国籍的犹太人,贝蒂家是美国籍,小时侯他们两家都住在柏林的斯冈艾弗德大街,青梅竹马两小无猜的长大。1905年,毕加索《拿烟斗的男孩》创作完成,几经转手,最后被斯帝夫·格奥尔格的父亲收藏。斯帝夫·格奥尔格长得与毕加索画中的“小路易”颇有几分相似,贝蒂很喜欢这幅画,两个孩子慢慢的喜欢上了一个游戏,每当贝蒂有什么要求,就写个纸条帖在《拿烟斗的男孩》背后,斯帝夫看到后总会尽力去满足她。有一次,为了满足贝蒂去维也纳欣赏音乐会的愿望,13岁的斯帝夫竟带着她坐了十几个小时的火车偷偷去了维也纳。结果一下火车就被斯帝夫父亲派来的人带回了柏林,为此斯帝夫还受到了他父亲严厉的惩罚。1935年,战争爆发了,无数家庭流离失所,也拆散了这对恋人,贝蒂一家平安回了美国,而斯帝夫一家却在战乱中挣扎流亡。战争过后,心急如焚的贝蒂马上从美国返回德国,寻找她的心上人,然而几经周折她最后得到的消息是,斯帝夫家族除了少数几个人逃到了非洲,其他人都在战争中死去。贝蒂伤心欲绝,很快离开了德国。1949年,贝蒂嫁给了一位美国驻英国的大使,第二年跟着丈夫到了伦敦。在索斯比的拍卖会上,贝蒂意外而激动万分的又见到了《拿烟斗的男孩》!这是盟军从德国缴获的战利品,因为无法知道原有者是谁,于是被拍卖,所得款将交给世界犹太人基金会。《拿烟斗的男孩》的起拍价是一万美金,贝蒂最终以28000美金拍得了这幅从小就无比熟悉的绘画。当颤抖着手指轻轻抚摸着画面,贝蒂泪眼朦胧,儿时那幸福的记忆再次浮现,依然是那么的清晰。经过多年纷乱的战争,《拿烟斗的男孩》很幸运的完好无损,而斯帝夫也像这幅画一样,在贝蒂心中,永远是分手前那个年青英俊的模样。斯帝夫和《拿烟斗的男孩》一样幸运,不但在战乱中死里逃生,而且在分别28年后,又与贝蒂再次相逢。历经生死磨难之后还能共同面对《拿烟斗的男孩》,这是斯蒂夫和贝蒂多少年的梦想,也是从没想到有一天能够梦想成真的奢望,惊喜过后,二人均是百感交集。贝蒂要将本属于斯帝夫的《拿烟斗的男孩》归还给他,而斯帝夫没有接受,他希望还是由她继续保存。此时的斯帝夫还是独身,他成了贝蒂夫妇的好朋友,50岁那年,斯帝夫终于娶妻生子。2001年,贝蒂去世了,在此之前她再一次提出把《拿烟斗的男孩》还给斯帝夫,但他还是没要。于是贝蒂留下遗言,如果在她死后,斯帝夫依旧拒绝接受这幅画,那么她的孩子可以将这幅画拍卖,拍卖所得平均分为三份,她的孩子们、世界残疾儿童基金会及以斯帝夫·格奥尔格命名的慈善机构各得其一。2003年底,贝蒂去世一年半后,根据她的遗嘱,《拿烟斗的男孩》被拍卖,斯帝夫秘密买到了手,这幅画一直陪伴他走到了生命的尽头。据说临终前斯帝夫一直凝视着画中那个男孩,从中他一定看到了自己和贝蒂当年的影子。



画家简介
巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso,1881~1973)出生在西班牙马拉加(Malaga),是当代西方最有创造性和影响最深远的艺术家,他和他的画在世界艺术史上占据了不朽的地位。毕加索也是位多产画家,据统计,他的作品总计近37000 件,包括:油画1885 幅,素描7089 幅,版画20000 幅,平版画6121幅,他一生留下了数量惊人的作品,风格丰富多变,充满非凡的创造性。杰代表作品有:《亚维农的少女》,《卡思维勒像》,《瓶子、玻璃杯和小提琴》,《格尔尼卡》。

[ 本帖最后由 sklfeng 于 2012-9-16 05:20 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • tingtingxx 金币 +20 为了你自己找图床上传图片,为了你的格式正 ... 2012-9-18 01:25
  • tingtingxx 金币 +88 考虑良久,认为这样的奖励只少不多,感谢你 ... 2012-9-18 01:23
  • tingtingxx +2 考虑良久,认为这样的奖励只少不多,感谢你 ... 2012-9-18 01:23

TOP

0

加谢医生的肖像

《加谢医生的肖像》(荷兰文:Portret van Dr. Gachet)是荷兰后期印象派画家文森特·梵高(Vincent van Gogh)最著名的作品之一,绘于1890年,当时他已住进精神病院接受保罗·加谢(Paul Gachet)医师的治疗。1990年5月15日,此画以8250万美金创下有史以来艺术品拍卖最高价格。此画有两个版本,第一个版本,现私人收藏;第二个版本的目前存放在巴黎的奥塞美术馆中。


加谢医生的肖像 (第一版本)







加谢医生的肖像 (第二版本)





简洁
《加歇医生的肖像》于1990年被日本第二大造纸商大昭和制纸以8250万美元购得,打破了当时艺术品拍卖的最高纪录。凡?高在自杀前一个月为精心照顾他的加歇医生画了这幅肖像。他自己说:“我希望画一位艺术家友人的肖像,他满怀伟大的理想。我希望把我对这个人的感觉和爱慕之心画进作品里。我夸张了他的头发的金黄色,在头像后面我不画小屋的普通墙壁,而用我调配得极为丰富、极为强烈的蓝色涂出无限深远的背景。”梵高为嘉舍医生画了两幅相同风格的画,一幅收藏于巴黎奥塞博物馆。



创作原因
890年五月,应阿尔镇居民的联名要求,凡高被当局强制送到了圣雷米精神病院。离开精神病院后,凡高到了巴黎北部的奥维尔乡下居住,加歇医生是凡高去世前见的最后一位医生。虽然两个人在一起的时间总共也就三个来月,但关系还挺复杂,吵吵闹闹分分合合的事一直就没断过。凡高在见到这位心理医生的当月就跟他闹翻了,他立马写了封信给弟弟提奥,在信中他抱怨说这回弟弟实在是找错了人,这位负责帮他医治精神病的加歇医生脑子有病,比他还疯!这就像“瞎子给瞎子领路,不都会掉到沟里去吗”? 关于加歇和凡高为什么搞僵有很多种说法,有的说是凡高的精神病发作,瞅谁都有问题;有的说凡高爱上了加歇医生的女儿,这位医生有点儿“叶公好龙”的意思,虽然特喜欢凡高的绘画作品,乐意义务为他诊治,但却不想成为精神病艺术家的亲戚,一看自家后院要起火,“加歇”赶紧“加”了些灭火剂,故意制造事端提前撤了,凡高有啥想法都全部“歇菜”,于是翻脸。 不过到了六月份,两个人又和好了,凡高还为他画了两幅肖像,上面这幅是其中之一。《加歇医生的肖像》是凡高创作的最后一幅肖像画,不过他并没有把画给加歇,估计凡高心里还是当加歇是个疯子,请大家仔细看看,画中的这位加歇医生满脸愁容,小脸儿尖瘦,哪儿有一点儿医生样?简直跟香港电影《夏日福星》里那位神经有点问题的同志一模一样!


艺术魅力
凡高把第二幅自画像看作自己神志正常的标志。他人对凡高第二幅自画像的看法与凡高自己看法正相反,这面孔绝非平静,表情也绝非茫然呆滞;更准确地说应该是坚定、专注、决不退缩。这幅作品感动了奥弗的加歇医生,他想要一幅摹绘品。然而凡高并没有摹绘品,不过也许为了让这位恩人高兴,他采用这幅作品的色调和笔法风格,为医生画了一幅饱含感恩,爱慕之心的肖像。背景使用灰蓝色的连续曲线,产生如旋涡般的效果。木然的神情与变动的背景形成对比。



辗转经历
这幅《加歇医生的肖像》于1990年被日本第二大造纸商大昭和制纸的RyoeiSaito以8250万美元购得,打破了当时艺术品拍卖的最高纪录。Saito对此画爱不释手,几乎疯狂,他曾想让这幅画在他死的时候随他一同而去。据说目前想收购此画的人已经开出了上亿美元的价码。1990年5月15日,这幅《加歇医生的肖像》在3分钟内以8250万美元的价格拍卖给了日本第二大造纸商———斋藤先生。创下了当时艺术品拍卖价格的世界最高记录。 斋藤在和这幅名画度过了几小时后,就把它锁在了一个温控保险库里。《加歇医生的肖像》就这样静静地度过了漫长的7年。 1996年,斋藤去世,此后无人知道画的下落。谁拥有了这幅画,谁是斋藤的继承人,他的公司还是他的债主?传言很多,有人说它在纽约,有人说在法国或瑞士。众多的博物馆和拍卖所都试图确定画的所在,但这幅名画似乎永远消失在茫茫大海中。

TOP

0

殴打婴儿




作者简介
鲁本斯(Peter Paul Rubens,1577—1640)所作一批以宗教和神话为题材的油画《复活》、《爱之园》、《末日审判》等,笔法洒脱自如,整体感强。特点是将文艺复兴美术的高超技巧及人文主义思想和佛兰德斯古老的民族美术传统结合起来,形成了一种热情洋溢地赞美人生欢乐的气势宏伟,色彩丰富,运动感强的独特风格,成为巴洛克美术的代表人物。

“我把世界的每一块地方都看作是我自己的故乡。”――彼得·保罗·鲁本斯

彼得·保罗·鲁本斯,不仅是佛兰德斯最伟大的画家,而且可以代表17世纪巴洛克绘画风格在整个西欧的代表。代表作《抢夺留希普斯的女儿》;《玛丽·德·美第奇抵达马赛》;《披皮衣的海伦芙尔曼》。

鲁本斯出生于德国的茨根小城一个律师家庭。9岁时随父母移居佛兰德斯,定居安特卫普。父亲去世后,母亲送他进一所拉丁文学校学习,他能阅读古希腊罗马书籍原著。1608年,与名律师兼人文主义者布兰特结婚,画家为妻子画过不少著名的肖像。

作品简介
荷兰画家鲁本斯的油画《殴打婴儿》2002年易主,购买者竟不惜出资7350万欧元。鲁本斯的作品有着丰富的想象力,表达出了对生活的热爱以及美好的理想,通过艺术形象肯定人的力量和人生的欢乐,他善于运用健康丰满、生机勃勃的形象,洋溢着乐观与激情的性格,去表现自己的审美理想与趣味。鲁本斯一生过着王子般的生活,49岁时爱妻去逝, 53岁时又与一位16岁的妙龄少女海伦·富尔曼结婚,仍然过着幸福生活。在他63岁时走完了自己艺术的一生,为人类艺术宝库贡献了3000余幅艺术珍品。

TOP

0

红磨坊的舞会




名画档案
【画作名称】《红磨坊的舞会》  
【创作者】雷诺阿(皮埃尔·奥古斯特·雷诺阿 Pierre-Auguste Renoir 1841-1919 法国)
【创作年代】1883年
【类别】画布油画
【风格】印象主义
【题材】风俗
【规格】131cm×175cm
【材质】 布 油彩
【现存藏处】巴黎 奥赛博物馆藏


作品简介
皮耶尔·奥古斯特·雷诺阿,法国著名印象派画家。属于印象派著名的画家还有莫奈、马奈、德加、毕沙罗等。印象派又称为“外光派”,产生于19世纪60年代的法国,是西方绘画史中的重要艺术流派。印象派强调对客观事物的感觉和印象,反对因循守旧,主张艺术的革新。绘画技巧上对光和色进行了探讨,研究出用外光描写对象的方法,并认识到色彩的变化是由光色造成的,色彩是随着观察位置,受光状态的不同和环境的影响而发生变化,同时把这种科学原理运用到绘画中去。根据观察和直接感受表现微妙的色彩变化。给后来的现代美术以极大的影响。作为一种美术思潮,印象主义绘画在世界美术史上具有重要地位,它推动了以后美术技法的革新与观念的转变,对欧美、日本乃至中国的画家产生过或大或小的影响。
《红磨坊的舞会》拍卖价:7810万美元。现今被巴黎的奥赛博物馆收藏。劳特累克的《红磨坊的舞会》作于1890年。由于画面淋漓尽致地描绘了红磨坊的欢乐引人,又突出了走红的舞星,因此店主非常欣赏这幅作品,立刻把它购买下来,挂在红磨坊大门的通道上以招徕顾客。
这幅作品描绘出众多的人物,给人拥挤的感觉,人头攒动,色斑跳跃,热闹非凡,给人以愉快欢乐的强烈印象。画面用蓝紫为主色调,使人物由近及远,产生一种多层次的节奏感。画家把主要精力放在对近景一组人物的描绘上,生动地表现出人物脸上的光色效果及光影造成的迷离感,渲染了舞会的气氛。就总体看,他保留着印象派对外光与色斑的留恋,使画面的总体色调、气氛有一种颤动、闪烁的强烈效果。


创作背景
雷诺阿的《红磨坊的舞会》,1990年卖出7810万美元高价。1899年在法国蒙马特开业的“红磨坊”酒吧吸引了包括英国王太子在内的社会名流及众多年轻作家、艺术家。经历了100多年风雨沧桑的“红磨坊”,在历史的境迁中,丝毫没有褪色,反而越来越受到全世界人们的关注。屋顶上旋转的大红风车已经成为巴黎蒙马特的标志,更令全世界慕名而来的游客们向往。
“红磨坊”长盛不衰的原因还有两个:首先,令众多贪杯者流连忘返的“红磨坊”啤酒,一直严格地遵守并保留了传统的啤酒酿造工艺,独特的口味令无数人开怀畅饮,夜夜不归。另外, “红磨坊”酒吧与法国后印象派绘画大师雷诺阿的创作结下了不解之缘。雷诺阿是“红磨坊”的常客,他创作了《红磨坊的舞会》。其后,他受酒吧老板之邀为其创作宣传海报,当那些大胆革新及充满艺术品位的海报贴满大街小巷时,无数人涌向红磨坊酒吧。
法国红磨坊有着悠久的历史,自1899年开业至今,五代经营者将红磨坊发展成为国际化的知名品牌,其传统的酿酒工艺深受世界各国消费者的喜爱。



艺术风格
《红磨坊街的舞会》描绘巴黎的一个露天舞会。 夜色轻轻降临,包围了蒙马特。这是一个酒吧、咖啡馆、夜总会聚集的地方。后印象派画家劳特累克(HerryDeToulouse-Lautrec1864-1901)很喜欢这种下层的社交场所。这里的人没有伪装的外表,没有阶级与贫富的区别。只要意气相投,就可以尽情地谈天、享乐。身处这样的环境,劳特累克由于身体残疾所造成的自卑也暂时离开了他,他感到身心放松,思维活跃,艺术灵感也更多。

在蒙马特,那个屋上顶着鲜红色风车的就是著名的欢乐场——红磨坊。红磨坊1889年才开业,每晚都举行舞会。红磨坊的乐队是以管乐器为主的马戏团乐队,每天晚上,妖娆的舞女随着响亮的喇叭声,拎起飘曳的长裙,踢动着裸露的玉腿,强烈而刺激的舞姿颇具挑逗性,舞蹈之后还有歌唱和杂技表演。舞女在节目的空档中,对客人们频送秋波,与客人们畅快地饮酒谈笑。严肃的世俗观被灯红酒绿的狂欢所淹没。红磨坊开业不久就成为巴黎的娱乐与社交中心。劳特累克也是座上客,他天天到这里画速写。

这幅画既表现了一个狂欢的场面,人们各种各样的幽默表现,又在贵族舞会的场面中企图捕捉一种无忧无虑生活方式的情趣。

这幅作品描绘出众多的人物,给人拥挤的感觉,人头攒动,色斑跳跃,热闹非凡,给人以愉快欢乐的强烈印象。画面用蓝紫为主色调,使人物由近及远,产生一种多层次的节奏感。画家把主要精力放在对近景一组人物的描绘上,生动地表现出人物脸上的光色效果及光影造成的迷离感,渲染了舞会的气氛。就总体看,他保留着印象派对外光与色斑的留恋,使画面的总体色调、气氛有一种颤动、闪烁的强烈效果,画家把主要精力放在了对近景一组人物的描绘上,生动地表现出人物脸上的光色效果及光影造成的迷离感,渲染了舞会的气氛。画面中还保留着印象派对外光与色斑的处理手法,使画面的总体色调、气氛有一种颤动、闪烁的强烈效果,充分表现了印象主义画家对现实生活中的光与色的变化的高度敏感。

我们既可以欣赏欢乐人群的行动,也可以陶醉于舞会之美。但雷诺阿创作此画的兴趣却别有所在,他想呈现出鲜艳色彩的悦目混合,研究阳光射在回旋的人群上的效果。

虽然这幅画显得“速写化”,似乎尚未完成。仅仅前景中一些人物的头部表现出一些细节,然而连那里也是用极其违反程式、极其大胆的手法画成的。坐着的那位女士的眼睛和前额处在阴影之中,而阳光照在她嘴和下巴上。

她的明亮的衣服是用粗放的笔触画成的。然而这些人物正是我们集中注意的对象。往远处去,形象就越来越隐没于阳光和空气之中。

这阳光照射在人们的脸上、衣服、桌椅和地面等引起的丰富的光色变化,充分表现了印象主义画家对现实生活中光与色的变化的高度敏感。京味开心大碗茶茶馆,侃侃文化事,聊聊京城百态。
这幅《红磨坊街的舞会》集中体现了他所处的那个最具有印象主义精神的时刻。虽说这幅画描绘的是一个飘渺的仙境,可里面的人却穿着当代的服装。男人们都戴着高帽或草帽,女人们均穿着用箍扩撑着的裙子和腰垫。在这幅画中,一个室外的波希米亚舞会的平凡景象,变成了美丽的女人们和殷勤的男人们的充满光感和色彩的梦。一束束光线,忽隐忽现地在人物的色彩形体上摇拽着——有蓝的、玫瑰红的和黄的,细部交融在浪漫的烟雾之中,使得所有这些愉快人们的美感柔和起来,并提高了这种美的价值。

画中舞蹈着的是当时的蒙马特女王——拉.姑柳与男舞伴华兰丹。她是一个充满野性、缺乏教养的舞女。人们围着舞池,注视着这激烈的表演,谁也不在乎自己是谁,在这个地方就是尽情地享乐。
天越来越黑,像许多人期盼的那样,闪烁的灯光中,人影如鬼魅一般,这里隐隐约约呈现出一种沦落的美。人们沉湎在夜的世界里。这里是多么无拘无束,自由自在,于是有人纵情声色。夜晚的人声喧哗还是藏不住白天的寂寞伤悲,于是有人醉了,也有人看起来很颓废。总之这里的放纵与白天的严谨是那样的截然不同,舞步、歌声和酒精把白天的一切都烧成了灰。也许夜晚给了人们很多的快乐或是安慰,因此让人们这样的迷恋,这样的放肆。不会有人去想放纵之后会不会有后悔,酒醒之后会不会更伤悲,身在夜晚的人,谁也不会理会白天的世界。可事实上夜色掩盖了人们不欲人知的心情,纵情欢乐也藏不住角落里的悲伤,夜晚的恣意欢乐里总会或多或少地有着隐隐的伤痛。阳光下的世界有一种美,那是明朗的、愉快的;在昏暗的夜色里,在寻欢作乐的声色场中,也有一种深刻的、让人不能忘怀的东西,那是一种沉沦的美。


作品赏析
画面用蓝紫为主色调,使人物由近及远,产生一种多层次的节奏感。画家把主要精力放在对近景一组人物的描绘上,生动地表现出人物脸上的光色效果及光影造成的迷离感,渲染了舞会的气氛。就总体看,他保留着印象派对外光与色斑的留恋,使画面的总体色调、气氛有一种颤动、闪烁的强烈效果。

70年代雷诺阿和莫奈经常共同外出写生作画,切磋画艺,共同探索画中的光与色的描绘。1876年,雷诺阿在《红磨坊的舞会》一画中,用这种方法表现规模宏大的场面,透过树丛的星星点点的阳光,洒落在人们的身上、脸上、桌上和草地上,真正实践了“光是绘画的主人”这一句印象主义者的口号。是印象主义绘画在风俗方面的重要代表作。表面上看是描写巴黎一著名的露天咖啡馆兼舞场热闹和欢快的气氛,实际上真正的主题是透过树叶间隙照射下来的阳光。这阳光照射在人们的身上,引起了丰富的光色变化,充分表现了印象主义画家对现实生活的光与色变化的高度敏感。


画家小传
画家出身与成长 奥古斯特·雷诺阿出生于利摩目( Limoges )的一个裁缝家庭,在巴黎长大。从十三岁起,他就以学徒画家的身份工作,在瓷盘上绘制花卉,早期的学徒经历在他的作品中留下了某些烙印。在彩色制陶设备引入后,他不得不转向扇子和屏风的装饰。在积累了一定的资金后,他于 1862 年进入巴黎的 Gleyre 工作室,在那里结识了莫奈( Monet )、西斯莱( Sisley )、巴齐依( Bazille )以及后来的毕沙罗( Pissarro )和塞尚( Cézanne )。

1874年雷诺阿以《包厢》一画参加首次印象派画展,这标志着雷诺阿风格的成熟。1876年,他又在《红磨坊的舞会》一画中,用这种方法表现规模宏大的场面,充分表现了印象主义画家对现实生活的光与色变化的高度敏感。1876年以后,他的风格臻于成熟。作为这种风格的代表的《游艇上的午餐》、 《爱尔·潘蒂埃夫人和孩子们的肖像》,都以明朗、艳丽、令人眩目的光彩,受到评论界和官方沙龙的赞美。
绘画成功,生活改善
  
随着雷诺阿在绘画上的成功,生活境遇得到了改善。于是他决定走出法国去东方寻找新的创作题材和灵感。他去了阿尔及利亚又取道英国,1881年又赴意大利游历艺术名胜佛罗伦萨、威尼斯和罗马等地,当他在罗马看了拉斐尔·桑西的画时感叹道:“真是妙极了,我早该看到它们。”这时他的艺术追求倒退到古典主义学院派,他说:“在油画方面我更喜欢安格尔(让·奥古斯特·多米尼克·安格尔)。”这是他艺术道路上的一次危机。但就在这危机时代,他的印象主义精神仍始终保存在他的风景画中。
  
雷诺阿被看成印象派,是他在印象派画展上展出过几幅画。其实,他在21岁进格莱尔画室时,是拜倒在古典主义的脚下的。1874年,从他参加首届印象派联展后,才决定了他的基本倾向。不久,他又脱离了印象派,转靠沙龙并获得成功。在雷诺阿的全部人体作品中(估计大约有4000幅),没有丝毫阴暗和不安的调子。由于他作为印象派画家而受到政治上的攻击,并给他的道路设置了许多障碍,使他早年的经历充满着苦难。
  


画家的晚年
雷诺阿从41岁起就经常生病。在他生命的最后15年中,他受关节炎病痛的折磨,几乎离不开轮车。他得把画笔捆扎在变硬了的手上才能画画。令人惊异的是,他这时的作品中没有留下一丝个人痛苦的痕迹。他的艺术总是肯定着生活的美。他本能地选择他所熟悉的那些快乐事物:街道生活、乡村景色的恬美、鲜花或水果、钢琴前的消遣性演奏家、健康而充满着青春活力的女人体。他对于小孩似花一般的娇嫩特别敏感。他对周围的生活有非凡的鉴别力。阴影和悲痛是全部被他排除在外的。
  
晚年,病魔使他不能扩大自己的视野,从而在画人体的题材上进入了一个死胡同里。尽管如此,对他的探索作轻率的评语是不适宜的。雷诺阿不是一个轻浮的艺术家,他的艺术始终让人们看到生活的快乐和甜美的一面。

TOP

0

没胡子的自画像




简介
《没胡子的自画像》售价7150万美元,作者凡·高(荷兰)。凡·高一生很少拍照,却画过无数的《自画像》。完成这些作品并不是件容易的事,还没有哪位艺术家能象他这样在观众面前将自己暴露无遗。透过这些记录,我们深深地了解了一个人的痛苦、恐惧、自我怀疑、精神折磨以及生活中偶尔的快乐。凡高曾说希望一个世纪之后自己画的肖像在那时人的眼里会如同一个个幽灵,那么在今天看来他的愿望实现了。这幅《没胡子的自画像》于1998年拍出了7150万美元的高价。



创作原因
这幅《没胡子的自画像》是凡高的最后一幅自画像,画于1889年,这一年他的母亲70岁。虽然早年因为一些矛盾引起母子关系紧张,平时不常联系,但在母亲生日那天,为了让母亲对自己的健康放心,凡高决定送一张自画像给她。凡高把自己画得比现实中要显得健康、年轻、整洁许多,然而这些都无法掩饰他眼底的绝望和孤独。最后凡高给了母亲一张画着阿尔卧室的画,而把这张挂在了自己的墙上。



艺术魅力
从《没有胡子的自画像》可以看到,凡高继承了肖像画的伟大传统,这在他那一代的艺术家里鲜见的。他对人充满了激情的爱,使他不可避免地要画人像。他研究人就象研究自然一样,从一开始的素描小品,一直到1890年他自杀前的几个月里所画的最后自画像都是如此。


社会评价
凡高曾说希望一个世纪之后自己画的肖像在那时人的眼里会如同一个个幽灵,那么在今天看来他的愿望实现了。凡高一生很少拍照,目前我们只能看到三张他的清晰相片,而且都是21岁之前的。然而在1885到1889四年间,他却一口气给自己画了四十多张。自画像是凡高绘画艺术中的一大特色,在西欧绘画史上自画像数量较多的画家有好几位,但画得最多名气最大的,一是伦勃朗,另一位就是凡高。凡高认为自己是一个最好的肖像画家,他曾经说过:“最能使我激动的,远远胜过我所擅长的其他事物的,是肖像画,现代肖像画。我从色彩去探索它,当然我不是唯一从这方面去探索它的人……我想,作画对于一百年后的人而言,看来就像幽灵的肖像,我并不想以照片般的惟妙惟肖来达到此目的,而是要用充满热情的表现方式,也就是说,运用我们对色彩的知识以及对色彩的现代品味,来表达和强化人物。


作者介绍
后印象派画家文森特·凡·高(Vincent van Gogh,1853.3.30-1890.7.29),是一位最令人怀念和感动的画家,他的悲剧性的生涯,造就他那与众不同的传奇色彩。1972年荷兰政府建立了凡高美术馆,更是这位一生穷困悲惨艺术家的无上荣耀,而他的画也同他多姿多彩的生涯一样,引起人们的兴趣和热爱,获得崇高的评价。他的画,的确耐人欣赏,也让人感动,带给我们感受到仿如亲眼看到一个新鲜而更美丽更有意义的世界,几乎重现凡高生前所到之处及所见景物,让我们从中体味和认识这位19世纪产生的伟大悲剧人物的艺术心灵。

TOP

0

对无辜者的屠杀




简介
2002年7月10日,十七世纪巴洛克风格天才艺术家鲁宾斯一幅未见经传的油画《对无辜者的屠杀》在伦敦的苏富比拍卖行以4950万英镑售出。
这幅名为《对无辜者的大屠杀》的油画作品以前一直被误认为出自另一名画家之手,后苏富比公司的文物专家才确认它是鲁本斯的力作。一位匿名私人收藏家买下了这幅艺术精品,目前尚不清楚它是否会继续留在英国。
鲁本斯《对无辜者的屠杀》 这幅充满创意的杰作演绎了鲁本斯在其画作中所描绘的人类粗鄙行为和屠杀的内在情绪。这幅画于1611年完成,也是唯一一幅经过专家确认是在16世纪而不是19世纪或20世纪完成的画作。



作者
彼得•保罗•鲁本斯(Peter PaulRubens,1577-1640)是一位伟大的人文主义画家,即使宗教神话是他创作的主要题材,但他还是以世俗的人物和自然去描绘神界人物,正如法国美术史家丹纳所言:他的作品表面上涂着一层天主教的圣油,而骨子里的风俗、习惯、思想感情,一切都是是异教的。在鲁本斯的作品中体现出热爱生活,对生活充满美好理想、丰富的想象力,通过艺术形象肯定人的力量和人生的欢乐,他善于运用健康丰满、生机勃勃的形象,洋溢着乐观与激情的性格,去表现自己的审美理想与趣味。由于他所处的上流社会环境,迎合上层贵族的审美要求,所以他笔下的人物,尤其是妇女几乎都是贵妇人,体态胖肥,皮肤细嫩,骚首弄姿,扭捏作态,而男子都是浪荡公子一类,在一定程度上反映了佛兰德斯贵族资产者的追求享乐和骄奢淫逸的生活情趣。鲁本斯一生创作极为丰盛,作品多具有宏大的场面,强烈的运动感,雄健的造型,富有想象力和戏剧性情节;对比鲜明、响亮饱满的色彩;流动的线条、激动人心的画面艺术效果,给人以一种富丽堂皇、华美火热、欢腾鼓舞的艺术感受。

这幅名为《对无辜者的大屠杀》的油画作品以前一直被误认为出自另一名画家之手,直到几周前苏富比公司的文物专家才确认它是鲁本斯的力作。一位匿名私人收藏家买下了这幅艺术精品,目前尚不清楚它是否会继续留在英国。

鲁本斯是北方佛兰德斯巴洛克时期的代表人物,就像贝尔尼尼是南方意大利巴洛克时期的代表人物一样。然而他的视界和影响已远远地超出了他所处的地域和他所代表的时期,在他之前还没有任何一位艺术家具备他的那种博览和远见。但是正如博览和远见成全不了一个人的内心一样,是他的内心实现了他的博览和远见。因此他写道:我把世界的每一块地方都看作是我自己的故乡。

鲁本斯依靠临摹完善了自己的风格,借助临摹他吸收了许多艺术大师卓越的才华;鲁本斯是他的国家尼德兰的外交大使,借助这一身份他的足迹印上了欧洲的大片土地。鲁本斯和提香一样在生前已取得了巨大的成功和名望,况且,帝王般的个人气质,贵族式的艺术风格使他早在17世纪最初的十年已经让人们在这块了不起的土地上看到了必定会令后人惊奇的远景。他既是一位画家又是一位成功的监理,既是一位内臣又是一位精干的外使,他所能的成就宛如一口空悬的大钟留下了永不落实的回音。

尼德兰很早一直受西班牙的统治,北方的荷兰先期赢得了独立,南方的佛兰德斯仍然外于西班牙的控制之下,只是在后来才逐渐赢得了独立(也就是属归今天的比利时)。鲁本斯(1577-1640)出生于德国小镇赛根的一位律师家庭,12岁时随母亲回到其父亲的家乡尼德兰的南方城市安特卫普,少年受过古典教育并身为侍从在一位显贵人家生活过一段时间,21岁取得安特卫普画家公会承认的正式画家资格,1600年前往意大利学习,这是他艺术风格初具规模的时期。在许多资料上我们都可以看到对他艺术的履历的介绍:他在意大利作为曼图亚公爵的画师,在他的宫廷中完备了他的艺术修养和贵族式的教育,1603年他去了西班牙,在西班牙被莱尔玛公爵封为菲利五世的大臣。在随后的几年中他到处旅行,1608年他回到了安特卫普。1609年他被指定为阿尔贝特大公的宫廷画家,并涉及政务,同年与伊莎贝拉•弗兰特结婚。1630年,伊沙贝拉•弗兰特病逝后,鲁本斯在小他37岁的叶莲娜•佛尔曼的陪伴下,度过了他六十三年人生旅程的最后十年。

在意大利,鲁本斯接触到了许多艺术大师的绘画名作,即主观随意的摹写也客观逼真的复制,以领受米开朗基罗、威尼斯画派和卡拉瓦乔的影响最深。鲁本斯的肉体丰腴人物造型来自米开朗基罗风格主义的人文情怀,热情饱满的色彩承继了威尼斯画派的世俗情韵,激情扬溢充满戏剧性的画面构图延续了卡拉瓦乔的细腻情感。鲁本斯一生多产,委托的订件应接不暇,虽然如此数量的油画制作不可能不借助他的学生们来分担,但是他一生也创作了属于他自己手笔的两千多件油画,影响了不同风格的艺术家:华佗的艳丽;康斯太勃尔的风情,德拉克罗瓦的浪漫和雷诺瓦的造型。

来自各方的要求和一生的多产决定了鲁本斯必定要遭遇众多画家难以涉及的宽泛题材,一一应对。但是无论是为满足委托而构思还是为满足自己而创作,主动的痕迹的是消弭不去的。1615年,鲁本斯创作了可被称为争夺宇宙盟约的作品《劫夺留西帕斯的女儿》。这是一幅以希腊神话为题材的绘画作品,在这幅画中鲁本斯以戏剧性的演绎方式牵制观众眼光的本领已不容置疑地奠定了他的个人舞台。在他随后的一系列以希腊神话为背景而构置的作品中,野外厮杀,花园纵情,神界凡体,异域奇兽,亦是绘声绘色,引人入胜。由于鲁本斯特殊的身份,他与欧洲几乎所有王族贵人都有私交,为这些人物绘制浪漫传奇的生平装饰他们豪华的行宫可以说是鲁本斯艺术生涯的一个重要组成部分。然而凭他巧于周旋和柔情应变的处事能力,经他的笔下平庸的事件也会转化为恢宏的艺术事实,法国皇后《玛丽•美迪奇的生平》联篇壁画与其说是玛丽•美迪奇的生平事件不如说是鲁本斯的艺术生平:天使鸣号,朝臣相迎,鲜花丽枝,河仙海神,鼓动着人间的荣耀。鲁本斯另一艺术成就是他先后完成的一系列著名的肖像画,成为Ladies and gentlemen争相定购的范本。1621年伊莎贝拉•弗兰特的去世给鲁本斯带来一个打击,英国和谈的失败也挫折了他为国家效力的热情,他避居在斯汀的私人庄园中画下了富豪胆量的风景画,在这时他“博览和远见的目光”可以深情地注视着佛兰德斯迷人的自然风光:故乡有他的世界。

十六世纪是宗教改革和反宗教改革相执的岁月,十七世纪北欧其它国家已是新教的天下,西班牙和其治下的佛兰德斯仍然是天主教的本营。鲁本斯归属这一宗教信仰的传统维系,这仍然是他接受人文主义的基础。似乎只有基于他的宗教情感我们才能透视他涂饰的色彩,称量他笔下的肉体,认清他愉悦的、被世人称之为“鲁本斯式”的表情。

鲁本斯在1608年接受了由商界资助的两幅祭坛画,一幅是圣沃尔加教堂的《上十字架》(创作于1610-1611),另一幅是安特卫普大教堂的《下十字架》(创作于1614)。现在这两幅作品都悬挂在安特卫普大教堂。虽然《上十字架》一画感情强烈的戏剧性冲突的场面和刻意夸张的躯体表现更接近他后来的发展趋势,但是《下十字架》一画却有人们不多见的镇定,在画家本人一生的创作中也很少出现的镇定——只有一切都发生过了才会有这样的心境。鲁本斯许多传世之作可以说是他个人的艺术实现,就是他在1616年绘制的宗教作品《圣方济各•沙忽略的奇迹》,就其绘画原理、技术和表现各方面都难以挑剔的完美性也是他个人面对前辈艺术大师验证他不相上下的艺术才华,然而这幅《下十字架》向世人透露了画家内心的奥秘:有一个生命源头注入这个世界的生活,仿佛这个世界就是我的故乡。

《下十字架》是常见的表现题材,描绘在这幅《下十字架》旁边的两块饰板画上的主题,一幅是《圣母往见》,一幅是《圣母进殿》,封面的饰板画的是圣克里斯托弗和手中提着灯笼——象征世界之光——的一位隐士。鲁本斯的这幅创作运用的是一套完整的意大利古典画法,先是在画布上勾出构图,再用油画颜料渲染出整体效果,得到委托人的认可后即开始为细节准备一系列的素描写生,最后深入具体的油画制作。鲁本斯在1613年曾临摹过卡拉瓦乔的一幅《葬殓基督》,当他在摹写这幅作品的时候,心中已经开始构思了他的《下十字架》,完成的意念继续影响伦勃朗和以后其他的艺术家,清澈见底的甘泉匆匆流过生命的长河不停地折射闪光的寒星,佑护万物,润泽心田。

人的时光经历了就不再经历,神的事件发生了还会发生,人的视点让人们有不同的故乡,神的内心让人们有共同的世界。

TOP

0

双臂抱胸的女人




简介
《双臂抱胸的女人》,出自毕加索,2000年售出5560 万美元。风格独创且缤纷多变的现代艺术魔术师毕加索,以他绚烂的彩笔,创作出一幅幅影响深远的巨作。近百年来的西方艺术,举其重要者,恐恰除了野兽主义之外,没有一支不是肇始于他,或被他吸收而善加利用的。他的创作是多元化的,熔古今于一炉。
毕加索是一位真正的天才。20世纪正是属于毕加索的世纪。他在这个多变的世纪之始从西班牙来到当时的世界艺术之都巴黎,开始他一生辉煌艺术的发现之旅。在20世纪,没有一位艺术家能像毕加索一样,画风多变而人尽皆知。毕加索的盛名,不仅因他成名甚早和《亚威农的少女 》、《格尔尼卡》等传世杰作,更因他丰沛的创造力和多姿多彩的生活,他留下了大量多层面的艺术作品。毕加索完成的作品统计约多达六万到八万件,在绘画、素描之外,也包括雕刻、陶器、版画、舞台服装等造型表现。在毕加索1973年过世之后,世界各大美术馆不断推出有关他的各类不同性质的回顾展,有关毕加索的话题不断,而且常常带有新的论点,仿佛他还活在人间。
毕加索绘画的主要趋势是丰富的造型手段,即空间、色彩与线的运用。


作者简介

 毕加索是位多产画家,据统计,他的作品总计近37000件,包括:油画1885幅,素描7089幅,版画20000幅,平版画6121幅。毕加索的一生辉煌之至,他是有史以来第一个活着亲眼看到自己的作品被收藏进卢浮宫的画家。在1999年12月法国一家报纸进行的一次民意调查中,他以40%的高票当选为20世纪最伟大的十位画家之首。对于作品,毕加索说:“我的每一幅画中都装有我的血,这就是我的画的含义。”全世界前10名最高拍卖价的画作里面,毕加索的作品就占据4幅。
  
毕加索一生中画法和风格几经变化。也许是对人世无常的敏感与早熟,加上家境不佳,毕加索早期的作品风格充满了早熟的忧郁,早期画近似表现派的主题。在求学期间,毕加索努力地研习学院派的技巧和传统的主题,而产生了象《第一次圣餐式》这样以宗教题材为描绘对象的作品。德加的柔和的色调,与罗特列克所追逐的上流社会的题材,也是毕加索早年学习的对象。在《嘉列特磨坊》、《喝苦艾酒的女人》等画作中,总看到用罗特列克手法经营着浮动的声光魅影,暧昧地流动着款款哀伤。毕加索十四岁那年与父母移居巴塞罗那,见识了当地的新艺术与思想。然而正当他跃跃欲试之际,却碰上当时西班牙殖民地战争失利。政治激烈的变动导致人民一幕幕悲惨的景象,身为重镇的巴塞罗那更是首当其冲。也许是这种兴奋与绝望的双重刺激,使得毕加索潜意识里孕育着蓝色时期的忧郁动力。
  
迁至巴黎的毕加索,既落魄又贫穷,住进了一处怪异而破旧的住所“洗衣船”,这里当时是一些流浪艺术家的聚会所。也正是在此时,芳华十七的奥丽薇在一个飘雨的日子,翩然走进了毕加索的生命中。于是爱情的滋润与甜美软化了他这颗本已对生命固执颓丧的心灵,笔下沉沦痛苦的蓝色,也开始有了跳跃的情绪。细细缓缓地燃烧掉旧有的悲伤,此时整个画风膨胀着幸福的温存与情感归属的喜悦。
  
玫瑰红时期的作品,人物表情虽依然冷漠,却已注重和谐的美感与细微人性的关注。整体除了色彩的丰富性外,已由先前蓝色时期那种无望的深渊中抽离。摒弃先前贫病交迫的悲哀、缺乏生命力的象征,取而代之的是对人生百态充满兴趣、关注及信心。在《穿衬衣的女子》中,一袭若隐若现的薄纱衬衣,轻柔地勾勒着自黑暗中涌现的侗体,坚定的延伸,流露出年轻女子的傲慢与自信。鬼魅般地流动着纤细隐约的美感。整体气氛的传达幽柔细致,使得神秘的躯体在氤氲中垂怜着病态美;拼贴艺术形成的主因,源于毕加索急欲突破空间的限制,而神来一笔的产物。实际上拼贴并非首创于毕加索,在19世纪的民俗工艺中就已经存在,但却是毕加索将之引至画面上,而脱离工艺的地位。首张拼贴作品《藤椅上的静物》与1913年的《吉他》,都是以拼贴手法实现立体主义的最佳诠释。
  
后期画注目于原始艺术,简化形象。1915-1920年,画风一度转入写实。1930年又明显的倾向于超现实主义。第二次世界大战时,毕加索作油画《格尔尼卡》抗议德、意法西斯对西班牙北部小镇格尔尼卡进行狂轰滥炸。这幅画是毕加索最著名的一幅以立体主义、现实主义和超现实主义手法相结合的抽象画,剧烈变形、扭曲和夸张的笔触以及几何彩块堆积、造型抽象,表现了痛苦、受难和兽性,表达了毕加索多种复杂的情感。晚期制作了大量的雕塑、版画和陶器等,亦有杰出的成就。毕加索从十九世纪末从事艺术活动,一直持续到二十世纪七十年代,毕加索是整个二十世纪最具有影响力的现代派画家。毕加索的作品对现代西方艺术流派有着很大的影响。
  
毕加索是个不断变化艺术手法的探求者,印象派、后期印象派、野兽的艺术手法都被他汲取改选为自己的风格。他的才能在于,他的各种变异风格中,都保持自己粗犷刚劲的个性,而且在各种手法的使用中,都能达到内部的统一与和谐。他有过登峰造极的境界,他的作品不论是陶瓷、版画、雕刻都如童稚般的游戏。在他一生中,从来没有特定的老师,也没有特定的子弟,但凡是在二十世纪活跃的画家,没有一个人能将毕加索打开的前进道路完全迂回而进。
  
1973年,他静静地离去了,走完了九十二岁的漫长生涯,如愿以偿地度过了一生。

TOP

0

鸢尾花




名画档案
【中文名称】 鸢尾花
【英文名称】 Irises
【创作时间】 1889年 5月
【创作地点】 圣雷米 Saint-Rémy
【类型】 画布油画 Oil on canvas
【尺寸】 71x93cm
【现存】 洛杉矶 Los Angeles,Getty Center美国马利布·保罗—盖提博物馆。
【编号】 F 608, JH 1691


画作简介
本幅画是梵高到圣雷米之后最早完成的作品之一。画中色彩丰富,线条细致而多变,左边的白花与最右方的浅蓝花相呼应。画家细心安排花朵位置,引导观者视线。整个画面充满律动及和谐之感。
  
1988年11月11日,《鸢尾花》以5300万美元的天价卖出,震惊了世界也引起了一些争论,有人在报上呼吁:“文化和商业要保持道义上的距离”。 《鸢尾花》是梵高于1889年5月完成的一幅作品,鸢尾花很平凡,同向日葵一样。梵高画她,是在期许生命的粲然。
  
用心向花叙述衷肠,把血给予了花的根,把眼睛给了花的掰,把自己也期许了花。如同诗人林莆笔下的“梅妻”。《鸢尾花》,是梵高灵魂的天堂鸟。
  
1892年,唐基(梵高的朋友)以300法郎的价格,将这幅画卖给了评论家奥克塔夫·米尔博。他是梵高作品最早的赏识者之一,这幅画像和许多其他的梵高的画一样,在他死后不断地买卖,1988年在拍卖会上,有人叫出了5300万美元的天价。我们由此可以看出人们对“价值”的认识及衡量。梵高就是梵高,他的画,也对经济规律的现象作了诠释。


拍卖价格
1892年,唐基(梵高的朋友)以300法郎的价格,将这幅画卖给了评论家奥克塔夫·米尔博。他是梵高作品最早的赏识者之一,这幅画像和许多其他的梵高的画一样,在他死后不断地买卖,1988年在拍卖会上,有人叫出了5300万美元的天价。我们由此可以看出人们对“价值”的认识及衡量。梵高就是梵高,他的画,也对经济规律的现象作了诠释。


创作思路
《鸢尾花》,插在花瓶里,但见她孤单的绽放。充满古怪般灼眼的热情,透出很是夺人眼目的精巧,还有那诱惑人心抢眼色彩,这就是梵高自己。一遍、二遍 …… 远远近近、上上下下 …… 尽管我们只看见花的局部,也许梵高所要表现的思想,就是要她沉埋在水底,不见真灼、不见水。 …… 像人?像心灵?像生命?被藏在瓶子里的是粗壮的根,被藏在岁月里的是叵测的人心?梵高要在画面下藏住什么?
  
《鸢尾花》,画面上的花依稀是模样怪异状,但细细品味中,鼻间处飘过那浓烈的气味,淡淡地、阵阵地、传说中的“味”,好似刻在你的画盘上、你的心上,继而翩跹飞舞着。宛如我们心灵,不语的期盼和那蓝紫色的浅浅的回忆。也极像我们将要绽放的青春一样,飞扬与燃烧在火红的岁月,尽管也要殆尽。但那美丽、那光芒、那生机,就在你注视瞬间的鲜活中像火山样喷薄。是炫耀与欢乐,是宣泄与任性,那样的记忆,那样的刻骨铭心。也许人们在历史的回放片段中,在生物进化链上,似乎早已遗忘了过去那寂寞的衣角、阴郁的阁楼、深邃的世界。而只用赞叹的目光,感受梵高,感受他寂寞、孤独与死亡。只凭这一纸画作的定格,抛弃梵高蓝紫色的忧郁和灰褐色的悲伤,也抛弃了人们对自己心痛的灵魂与愧疚,一次又一次,一天又一天,永永远远



传奇色彩
1988年,这幅画拍卖时卖出了5300万美元的高价,这事为现代美术家的成功定下了新的标准。公众又一次面对着一幅不可捉摸的绘画作品,其价值的高低竟然靠拍卖时的竟价大战来决定,其利润的获得者竟然是跟这件作品的创作毫不相干的人。
  
本画是凡·高1889年在独立沙龙上展览的两幅作品之一,泰奥曾说过这幅画在独立沙龙上"很受参观者的欣赏……它远远地就吸引住你的目光。这是一幅很美的作品,画面上洋溢着清新的气氛和活力"(T16)。此后不久,泰奥将它摆在了颜料商唐居伊设在蒙马特尔的商店里。
  
1892年,唐居伊以300法郎的价格将这幅画卖给了评论家奥克塔夫·米尔博——凡·高最早的赏识者之一,从而启动了一连串的买与卖,直到1988年马利布·保罗-盖提博物馆购进这幅作品。
  
在过去的一百年里,"鸢尾花"标价的不断上升与凡·高声望的上升是同步的。1988年这幅作品之所以能够卖出如此令人目瞪口呆的高价,其原因不仅在于家财万贯的富翁们把拍卖场当成了炫财斗富的舞台,也不仅是由于市场价值和艺术品内在价值的神秘莫测,而且还由于凡·高生前的贫困和坚韧不拔的精神大大抬高了其作品的卖点。
  
凡·高在他生前十年的绘画生涯中几乎没卖出过什么作品,如今在短短的一年中《鸢尾花》和其他三幅作品却卖出了创纪录的价钱,这无疑是画家在社会上具有讽刺意味的胜利,而这种胜利只会使他更具传奇色彩。



名作欣赏
鸢尾花为草本植物,五月开花,法国人视它为国花,认定它是光明和自由的象征。图中的油画《鸢尾花》价值5390万美元,被视为全世界最昂贵的十幅画之一,作者文森特·凡高是继伦勃朗之后荷兰最伟大的具有世界性影响的画家,而当他在世的37年间,穷困潦倒,一共只卖出过1幅画。
  
但“艺术的价值与金钱毫不相干”,这是一幅很美的作品,凡高似乎也如同喜欢向日葵一样喜欢画这种植物,画面中灿烂的蓝紫色鸢尾花十分突出,它的花形恰似一群翩翩起舞的蝴蝶;作者巧妙地将它那郁郁葱葱的粉绿色叶子作了低调的处理与远处的花草一同衬托出了鸢尾花的生动与灵性;再有地上红赤泥土的陪衬打破了画面冷色的调子,使得色彩对比强烈且和谐,并富有律动,色调也极其明亮,这正好体现出他“明亮一些,再明亮一些!”的口号,整幅画面富有活力,洋溢着清新的气息。
  
鸢尾花本是一种很平凡的植物,但凡高赋予它精彩的形象与色彩以及永恒的生命力,这是一生浸在痛苦与无奈中度过的画家对大自然的赞美,是对美好生活的向往。他画的鸢尾花是那么的可爱,甚至有人认为它们比真正的花还美,还真实。

作品评价
凡高画的《鸢尾花》,她首先是自然美,然后才是艺术之美。因为她,我们可以想到鸢尾花的如此大美,可以浮想联翩,可以对凡高肃然起敬。
  
凡高的《鸢尾花》这幅画,整个空间几乎都被鸢尾花所覆盖,只有左下角的一小部分可以看到棕红色的土地;而整个画面上的鸢尾花大部分是蓝色的,其吸引人的视点又着重在鸢尾花的叶子上,似乎这些大量的叶子是主角,而这些叶子的颜色是蓝色的,如大海一样普遍普通的蓝色,是否象征着那些平凡的百姓,叶子的颜色在光的作用下,有点苍白,是否预示着他们生活的艰难;他们所烘托出的美丽,又是那么的骄傲,这种骄傲骑在他们头上,把他们的痛苦,都明朗地画在哪里,确实是值得人们深思的。而她们仿佛一点儿感觉都没有。
  
由此,而这些叶子们的身体都开始扭曲着,但不失其本来的一股剑气。而画的左上角是红色的鸢尾花星星点点的比较多,其底色稍为暗些,是否预示着高处也有暗淡的地方,正如与画的左下角的土地的颜色可以形成上下呼应的构图。同时,这几种颜色的运用,又使整个画面在色彩上层次很分明。而画的灵魂之处,就在于光的运用,使整幅画的生命充满了蓬勃的生机。凡高在画中还画了一朵白色的鸢尾花,在整幅画中显得高贵而十分突兀,有点鹤立鸡群的味道。再加上由于将鸢尾花的叶子画得很柔软开来。
  
这是一种用波动的方法去画的结果,就是突出强调了色彩所赋予的动感,给人以眼目一新的感受。但是,其本质性格的特征又是剑拔弩张的,这种变态的形象,是不是象征着某种美好的东西,要破土而出并且在人间长出精神之美来,是要历经千辛万苦之曲折的?不过,这幅画好象世上的一个世界,这世界中的美是自然的。



作者简介
梵高是荷兰画家,1853年3月30日生于津德尔特,1890年7月29日在法国瓦兹河畔,因患精神病而自杀身亡。他早年经商,后来热衷于宗教。
  
梵高在1880年以后,才开始学习绘画。曾在巴黎结识贝尔纳、西涅克和高更等画家。他早期的作品,受印象主义和新印象主义画派的影响,其代表作有《食土豆者》等等。他曾两次在咖啡馆和饭馆等劳工阶层,展出自己的作品。不久,开始厌倦巴黎的生活,便来到法国南部阿尔勒。重新追求一种更有表现力的画法技巧,因受革新文艺思潮及日本绘画的启发,他便大胆地探索自由,奔放抒发自己内心地感受,追求自己的绘画风格,达到线条和色彩的自身表现力与画面的装饰性、寓意性想融合。这时期,他的代表作《向日葵》《咖啡馆夜市》等等。我们今天分析这些作品,很容易觉察到画所包含的那深刻悲剧潜意识,还有梵高那强烈的个性主义和形式上很独特的个人追求。这就是我们今天所认识的梵高,一个神秘、张扬、抽象的“疯子”。
  
梵高,在他生活的哪个时代,他的作品很难被人们所接受。但他的画,却对后来西方20世纪的艺术有着深远的、不可质疑的影响。其中法国的野兽主义、德国的表现主义、20世纪初的抒情抽象主义作品等,都从他的主体在创作过程中的作用,以及他对自由的渴望与抒发内心复杂的感情世界,和骨子里某种意识及把握再现画风形式的相对独立价值。梵高不同于其他的画家,在油画创作中,他所吸收和撷取的东方绘画因素,林林种种的方方面面,画家们都多多少少得到启发,继而又各自形成了今天我们所见到的,具有各自不同见解的绘画流派。这就是:我们这个世纪的人所认识的梵高。也许明天的新新人类,还有另类的说法。期许明天,期待历史,还梵高一个真实的起点。

TOP

0




《梦》是毕加索中期比较重要的作品之一,每当画家拥有一份新的爱情,他的画风都会为之一变,而这个阶段他相当喜欢明快、对比强烈的颜色,技法上则是平面化与立体化的完美结合。他的作品《梦》就是他一次感情经历的写照。就在1927年初毕加索与德雷莎在火车站相遇。《梦》大部分对德雷莎的肖像画和线描都充满性感。1927年,47岁的毕加索与长着一头金发,体态丰美的17岁少女初次相遇,从此,这位少女便一直成为毕加索绘画和雕刻的模特儿。又过17年,64岁的毕加索给她的生日贺信中说:“对我来说,今天是你17岁生日,虽然你已度过了两倍的岁月。在这个世界上,与你相遇才是我生命的开始。”
  
这幅画作于1932年,可以说是毕加索对精神与肉体的爱的最完美的体现。《梦》又称《在红色安乐椅上睡着的女人》,只用线条轮廓勾画女人体,并置于一块红色背景前。女人肢体没有作更大分解,稍稍做了夸张划分,色彩也极其单纯。这幅画是毕加索以立体派描绘女人形象和新古典派风格相结合的产物,是形象极端自由———线条和色彩自由组合的杰作。
  
《梦》整体色调鲜明,用笔直接,线条使用较多,充分表现女人身体线条。画面当中女人的脸被从中截开,是立体派表现的一种手法。女人的面部表情安详,柔和,看得出她睡的好甜,让人有种欲睡的感觉,女人的身体比例不是很协调,上下半部分过于窄小。两个用线条描绘的宽大的手臂置于椅子的两个扶手而向身前耷拉着。显得那么的无力,完全进入睡的状态。女人的上衣就用几个淡绿色线条勾勒出来,她的两个圆滑,挺拔的乳房是那么的迷人,真实展现女人身体质感。女人脖子上的项链采用红与黄,显得那么的突出,给人视觉冲击。
  
整个画面视觉效果舒服,对比色的运用,补色的运用,对比中不失协调。颜色的协调运用,让整个画面显得那么的协调,整体有种梦的意境。“无论我在失意或是高兴的当儿,我总按照自己的爱好来安排一切。一位画家爱好金发女郎,由于他们和一盘水果不相协调,硬不把她们画进他的图画,那该多别扭啊!我只把我所爱的东西画进我的图画。 以往,绘画是按累进的方式逐步来完成的,每天产生一些新的东西。因之,一幅画是一个加法的总和。至于我,一幅作品如同一个减法的得数。我完成一幅画,接着就把它毁坏掉。但是归根到底,什么也没有损失,犹如我抹掉的一部分红色,它将在另一个部位重新出现。 但愿人们从来不了解我的作品是怎样画出来的,因为我要求我的作品,只是表现激情而已。”毕加索说。
  
毕加索的一生是那么的丰富,他的作品将被人们用来诠释,精神将被用来学习。我们每个人要有自己的想法,对自己的那种想法要给予坚定,去寻找那份属于你自己的“梦”。《梦》所传达给观者的审美感受和暗示意义就是如梦中事物一样不可思议。
  
美国拉斯维加斯的赌场大亨史蒂夫·温热爱收藏艺术品,他有许多价值不菲的藏品,其中包括知名画家毕加索、雷诺阿等人的大作。但就是这位狂热的收藏家,最近竟然一不小心把毕加索的一幅名画戳了个洞,使几乎到手的1亿多美元打了水漂。
  
据报道,这个意外发生在本月早些时候,当时史蒂夫已经答应以1.39亿美元的价格把毕加索的名画《梦》卖给另一位收藏家。
  
事发当天,在拉斯维加斯的办公室里,史蒂夫兴致勃勃地向朋友展示这幅画。美国导演诺拉·依弗朗当时在场,目睹了整个过程。她在博客里回忆说,当时史蒂夫抬起手来向朋友展示这幅画。“那时他的肘关节一下子就捅破了画布,发出了可怕的响声……画布中间多出了一个银币大小的黑洞。”
  
史蒂夫见状忍不住骂了句脏话,然后说道:“看看我都做了些什么,幸亏这是我干的。”诺拉在博客里提到,64岁的史蒂夫患有色素性视网膜炎,视力已经受到很大影响。
  
史蒂夫的发言人已经证实了这个消息。意外发生后,史蒂夫取消了和买主的协议,表示将把画修好留着自己收藏。
  
收藏这幅画的史蒂夫有拉斯维加斯“赌场之父”之称,他经营赌场30年,在拉斯维加斯建起了“金殿”(mirage)和“百乐宫”(bellagio)两家豪华赌场度假中心,使拉斯维加斯从一个荒芜的沙漠小镇真正晋身成为世界的一流赌城。
  
1997年,史蒂夫以4840万美元的价格买下了毕加索作于1932年的《梦》。这幅画被认为是毕加索对精神与肉体的爱的最完美体现。
  
史蒂夫曾以3500万美元的价格买下了特纳的名作《威尼斯风景》,以2300万美元将雷诺阿的《利昂太太和玫瑰花》收入囊中。今年早些时候,他同意以1.39亿美元把毕加索的《梦》转让给另一位收藏家,这个价格创下了私人艺术品交易的最高纪录。不过因为这个意外,这笔交易已经泡汤。

TOP

0

静物



画作介绍
《静物》,是法国著名画家保罗·塞尚的画作,1999年,塞尚画作《静物》以6050万美元的价格在纽约拍卖成交,让全世界的艺术爱好者有机会观赏到大师的作品,同时也确认了他在世界美术界的地位。
  
从《静物》可以看出,塞尚的探索精神和画风特色。在这幅画中,整体关系犹如一张网络,所有物象在网络上各得其所,任何细节和局部似乎都不可随意挪动,否则,整个结构便会失去平衡。
  
在塞尚的《静物》作品中,苹果常常成为他写生的“静物”,几枚苹果凌乱地放在铺着台布的桌子或者果盘里,是一幅特别有意味的画面。当塞尚的静物苹果出现时,西方美术界为之震惊。这是只没有政治,没有所谓思想,没有雄心壮志,不急不躁,不会故作深沉的苹果,它清新芬芳、真实可触,忠实于自己的自然属性,安静而光泽。塞尚画笔下的所有女人,似乎都有着苹果般的气质,她们坐在那里,没有所谓为了前途而疯狂打拼的野心,她们安静到只是一只苹果。


作者信息
保罗·塞尚是印象派到立体主义派之间的重要画家。

塞尚由毕沙罗(Camille Pissarro)介绍加入印象派,并参加了第一届印象派画展。有人依他的风格也归于后印象派。

塞尚认为“线是不存在的,明暗也不存在,只存在色彩之间的对比。物象的体积是从色调准确的相互关系中表现出来”。他的作品大都是他自己艺术思想的体现,表现出结实的几何体感,忽略物体的质感及造型的准确性,强调厚重、沉稳的体积感,物体之间的整体关系。有时候甚至为了寻求各种关系的和谐而放弃个体的独立和真实性。

塞尚认为:“画画并不意味着盲目地去复制现实,它意味着寻求各种关系的和谐。”从塞尚开始,西方画家从追求真实地描画自然,开始转向表现自我,并开始出现形形色色的形式主义流派,形成现代绘画的潮流。

塞尚这种追求形式美感的艺术方法,为后来出现的现代油画流派提供了引导,所以,其晚年为许多热衷于现代艺术的画家们所推崇,并尊称他为“现代艺术之父”。毕生追求表现形式,对运用色彩、造型有新的创造,被称为“现代绘画之父”。

在可以被当成二十世纪探索绘画先知的十九世纪画家中,从成就和影响来说,最有意义的乃是塞尚。他是一个很少为人理解的孤独者。他终生奋斗不息,为用颜料来表现他的艺术本质的观念而斗争。这些观念扎根于西方绘画的伟大传统之中,在包容性方面,甚至属于艺术中最革命的观念之列。

在塞尚之前漫长的艺术发展史中,所有的画家都把注意力放在再现客观对象上,而画家本人却做了模仿自然的奴隶。但塞尚则放弃了传统的艺术观念和法则,完全依靠自己独立的观察进行创作,有意识的地将注意力转向表现自己的主观世界,通过概括和取舍,从结构的观点来描绘对象。正是由于塞尚这种绘画的主观性改变了整个西方艺术的进程,对他以后的艺术家产生了观念上的震撼,这种震撼导致了艺术思想的全面解放。可以说,现代艺术起始于塞尚。

流派提供了引导,所以,其晚年为许多热衷于现代艺术的画家们所推崇,并尊称他为“现代艺术之父”。毕生追求表现形式,对运用色彩、造型有新的创造,被称为“现代绘画之父”。
  
在可以被当成二十世纪探索绘画先知的十九世纪画家中,从成就和影响来说,最有意义的乃是塞尚。他是一个很少为人理解的孤独者。他终生奋斗不息,为用颜料来表现他的艺术本质的观念而斗争。这些观念扎根于西方绘画的伟大传统之中,在包容性方面,甚至属于艺术中最革命的观念之列。
  
在塞尚之前漫长的艺术发展史中,所有的画家都把注意力放在再现客观对象上,而画家本人却做了模

仿自然的奴隶。但塞尚则放弃了传统的艺术观念和法则,完全依靠自己独立的观察进行创作,有意识的地将注意力转向表现自己的主观世界,通过概括和取舍,从结构的观点来描绘对象。正是由于塞尚这种绘画的主观性改变了整个西方艺术的进程,对他以后的艺术家产生了观念上的震撼,这种震撼导致了艺术思想的全面解放。可以说,现代艺术起始于塞尚。

TOP

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-3-23 18:04